martes, 2 de octubre de 2007

Ballet Triádico!



La escuela de la Bauhaus se funda en Weimar (Alemania) en 1919, estableciendo diversos talleres de trabajo que incluían desde la arquitectura, el diseño, la pintura, la escultura hasta el taller de teatro. En esta escuela, las nuevas ideas de su fundador (Walter Gropius) permitieron que se estableciera un espacio donde las artes de elite se unían con la artesanía, produciendo dos fenómenos altamente decisivos para el arte y la sociedad de la época: por una parte, la desjerarquización de las escuelas y de la enseñanza de las practicas artísticas y por otro lado, el desarrollo de nuevas ideas y conceptos en paralelo a la búsqueda de nuevas técnicas y tecnologías para su puesta en marcha.

Oskar Schlemmer (1888-1943) estuvo a cargo de lo que se denominó “Taller de Teatro”, en donde logra poner en escena nuevos conceptos y reflexiones sobre la relación del hombre con el espacio a partir de un análisis geométrico de las formas corporales y de los movimientos de éste en el espacio. La utilización de nuevos materiales de construcción, las formas y el lenguaje altamente geométricos, las nuevas ideas sobre diseño y color se establecieron como una apertura hacia nuevas propuestas en creación de espacios, donde el arte aparece como una forma directa de influir en la vida, en el cotidiano y en las estructuras sociales imperantes. Estas ideas nacen a partir de una visión interdisciplinaria y conectiva de lo que tiene que ser la producción artística y por ende la vida, el espacio y la sociedad.

El “Taller de Teatro” se instalo como uno de los lugares de implementación de estas ideas, que permitieron abrir las fronteras discursivas, expandir la capacidad de imaginar cuerpos re-formados, re-diseñados, re-construidos, proponer conceptos innovadores sobre habitabilidad, espacio, movimiento y plantear nuevas estructuras sociales.

Schlemmer logra establecer nuevos formatos de producción de obras, más cercanos a las ideas y al análisis de las técnicas y tecnologías de producción y puesta en escena, que permiten poner en evidencia, no solo diversas miradas sobre temáticas culturales contingentes y puntuales, sino que, por sobretodo, nuevas ideas en relación al cuerpo. Una de sus obras más nombradas es el Ballet triádico (Das Triadische Ballet) montada en 1921, constituida por 12 obras de pequeño formato, constituyendo en total una obra de varias horas con 18 cambios de vestuarios e iluminación. Esta obra se montaba en fiestas que se realizaban en la escuela de la Bauhaus o en los alrededores de esta, manteniéndose en cartelera por más de 10 años, irrumpiendo en el espacio de la fiesta, rompiendo con la idea de “escena” como un espacio restringido para la obra y separado del espectador, instalando un juego de cruces e hibridaciones entre el espacio, el espectador, los colores, las figuras, los cuerpos y las nuevas ideas presentes, de manera explicita, sobre la puesta en escena. El Ballet triádico nos presenta un nuevo formato de presentación y de relación con su entorno directo de producción.

El cuerpo en el espacio se vuelve el tema central de análisis para Schlemmer, y desde estas reflexiones podemos decir que comienzan a incluirse nuevas tecnologías de producción, tanto del cuerpo, como del espacio. Debemos decir que el diseño de los vestuarios es uno de los lugares donde se puede ver más claramente las ideas y análisis desarrollados por Schlemmer, y la implementación de nuevas tecnologías en los materiales que se utilizaban para el diseño de estos vestuarios es de gran relevancia. Los nuevos materiales utilizados son los que van a permitir, concretamente, la confección de estos diseños, así como también las nuevas propuestas realizadas a nivel espacial.

La concepción del espacio – arquitectónico y social – que propone Schlemmer se ve ampliamente realizado gracias a la relación entre el re-diseño corporal (como propuesta) y el desplazamiento y utilización del espacio. Los niveles, los diseños de piso con figuras geométricas exactas, las grandes diagonales, las figuras circulares y el uso exagerado de perspectivas componen a nivel general una estructura escénica nueva, que se diferencia de las estructuras clásicas imperantes en la producción escénica contemporáneas a la Bauhaus, y que establece nuevas ideas sobre visualidad, composición, movimiento y diseño.

Es desde estas ideas sobre cuerpo y espacio que Schlemmer instala un tercer lugar de análisis: el movimiento. Las técnicas aplicadas de producción y las nuevas tecnologías que hemos nombrado comienzan a formar parte activa en la instalación de nuevas posibilidades; el movimiento va a tomar un carácter acorde a estas propuestas de corporalidad re-diseñada y de espacios geométricos, convirtiéndose explícitamente en la forma de relación entre el cuerpo y el espacio.
El movimiento se vuelve una propuesta relevante, una visión particular y de gran influencia para la sociedad moderna. El comienzo de la tecnologización de la cultura se manifiesta explícitamente en la propuesta de movimiento de Schlemmer, convirtiéndose en algo así como una fotografía apresurada de los sucesos más inmediatos de la época: la industrialización del trabajo, la reducción de los espacios sociales, laborales y privados, las nuevas formas de producción serializada, por nombrar algunos, y los consiguientes cambios culturales que conlleva esta nueva escena en las estructuras corporales, las formas de movimiento – social y colectivamente – y el desarrollo de nuevas subjetividades acorde a los nuevos tiempos.

La diversidad de espacios reflexivos que se van generando desde estas nuevas concepciones históricas y formas de pensar la tecnología, han permitido una expansión conceptual. Desde la aparición de la Bauhaus, podemos decir que se han planteando nuevas maneras de pensar la producción escénica, influyendo directa e indirectamente en el desarrollo de diversas posiciones respecto de la idea de espacio, sociedad, producción, cuerpo y movimiento.
Es por esto que la Bauhaus es reconocida históricamente por la inclusión de avances técnicos, que a su vez permitieron la aparición y el estudio de nuevas ideas y conceptos sobre el cuerpo y su relación social y espacial con el entorno, en tanto el desarrollo de vestuario, nuevos materiales de construcción, diseño de escenografías, reflexiones sobre el hombre y su relación con el espacio y el desarrollo de un lenguaje especifico de carácter geométrico.

En este sentido el trabajo de Schlemmer inserta nuevos formatos de producción tecnológica al interior de la escena, que se vuelven relevantes al masificar o expandir una postura analítica frente a los sucesos contingentes de cada época.

sábado, 25 de agosto de 2007

A Sangre y Lata!


A Sangre y Lata nos tiene Fernán!
sip tal como lo leen...
es mi grito de guerra...
porque es lo unico que nos ha hecho hacer estos dias...
es humano?
no!
no lo es...
a ninguna persona le pueden pedir que haga un hombre de hojalata en un dia...
es un abuso!
trabaje toda una noche...
sin dormir...
y al dia siguiente dormi 15 horas por el agotamiento...
llegue tarde a una entrega del dia siguente...
y entregue un trabajo mediocre...
por que no pude hacer nada mejor...
debido a la falta de tiempo y a que tenia mis manos dañandas por la hojalata...
Fernán no puede abusar asi de nosotros...
tenemos una vida que no gira entorno a la de el...
y tenemos a muchos otros profesores a quienes responder...
gracias a Dios ellos son comprensivos y entienden en la situacion por la cual pasamos...
pero permitanme decir algo...
esto no se va a repetir...
el abuso llego hasta aqui...
nada mas!

miércoles, 15 de agosto de 2007

Cánones!



Proyecto en conjunto con taller...
donde estudiamos los canones del cuerpo humano...
lo primero que hicimos fue hacer nuestra version del hombre vitruviano...
el que fue hecho por Da Vinci...
y esta es mi version del hombre vitruviano...

domingo, 29 de julio de 2007

Hojas Reloaded!





Estas on las hojas que pase por los filtros de Photoshop...
están geniales!
y estos son los filtros que ocupe (de abajo hacia arriba)
Hoja 1: Esponja/ Tampóm
Hoja 2: Cristalizar/Solarizar/Fotocopia
Hoja 3: Bajorelieve
Hoja 4: Resplandor de Neón / Plastificado
Hoja 5: Bordes con tinta / Cromado
Hoja 6: Vidriera
Hoja 7: Fresco / Tiza y Carboncillo
Hoja 8: Tiza y Carboncillo
Hoja 9: Resplandos difuso / Papel Mojado


=P

Hojas...






Estas son las hojas que hice en clases...
y en la nueva entrada pondre las hojas con los filtros en photoshop...
pero eso en un rato más

domingo, 10 de junio de 2007

Banana Reloaded! (by Jennylee)


Bueno...
seguimos con Magritte...
un gran collagista...
pero quiero pasar a otro tema...
ahora cumplo con el pedido...
hacer un Magritte que haya hecho un compañero...
y aqui esta el mio...
ocupe como referencia el trabajo de la jennylee...
el que le encanto a fernan...
esop...
ojala le guste mi version tambien...

En fin...
durante la clase del miercoles...
aparecieron 3 collagistas...
Eduardo Feverhake, Hugo Marín y Alejandro "Alex" Sieveking...
Cada uno presenta collages con diferente estilos...
Feverhake, por ejemplo, presenta un collage que es una critica a la injusticia, la guerra entre otras cosas...
Marín realiza esculturas collages, ya que mezcla diferentes materiales en estas...
y por ultimo, pero no menos importante está Sieveking...
quien es actor y dramaturgo (autor de "La Remolienda")...
él juega con sus collages...
ya que en estos presenta una suerte de historia...
generando personajes en esta...
bueno...
fueron muy interesantes los trabajos de todos...
me gustaron...
y esop...


martes, 5 de junio de 2007

Wildcard!!





Siento la demora...
pero había estado muy enfermo...

por eso no pude hacer el trabajo con anticipación...

recién hoy pude empezar...

bueno...

aquí estan mis trabajos...

espero que ahora le gusten a Mr. Meza...

sábado, 26 de mayo de 2007

Estilo Magritte!









Bueno...
aquí estan mis collages...
hechos al estilo de Magritte...
hice mi mejor esfuerzo...
aunque podría seguir mejorando mi técnica...
solamente use photoshop con imágenes mias...
y algunas buscadas en internet...

=P

René Magritte!





René François Ghislain Magritte (21 de noviembre de 1898 - 16 de agosto de 1967) fue un pintor surrealistabelga.
Magritte dotó al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y el real.

Realiza sus primeros cursos de pintura en Châtelet. En 1915 comienza a hacer sus primeras obras en la línea del impresionismo. Entre 1916 y 1918 estudia en la Academia de Bellas Artes de Bruselas. Expone por primera vez en el Centro de Arte de Bruselas en 1920 junto a Pierre-Louis Flouquet, con quien comparte un estudio. Tras el servicio militar trabaja temporalmente como diseñador en una fábrica de papel. En 1923 participa con Lissitzky, Moholy-Nagy, Feininger y Paul Joostens en una exposición en el Círculo Real Artístico.

Su obra del periodo 1920-1924, por su tratamiento de los temas de la vida moderna, su color brillante y sus investigaciones sobre las relaciones de la forma tridimensional con la superficie plana del cuadro, muestran las influencias del cubismo, del orfismo, del futurismo y del purismo.

En 1922 ve una reproducción de La canción de amor de De Chirico, que le impresiona profundamente, y a partir de 1926 se independiza de las influencias anteriores y basa su estilo en el de De Chirico.

En obras como La túnica de la aventura (1926) expresa su sentido del misterio del mundo por medio de la irracional yuxtaposición de objetos en una atmósfera silenciosa.

En El asesino amenazado (1926), el espacio perspectivo deriva de De Chirico y de los decorados de los primeros melodramas cinematográficos. En este mismo año se une a otros músicos, escritores y artistas belgas, en un grupo informal comparable al de los surrealistas de París.

En 1927 se establece en las cercanías de París y participa, durante los tres años siguientes, en las actividades del grupo surrealista (sobre todo, se relaciona con Éluard, Breton, Arp, Miró y Dalí). Aporta al Surrealismo parisino un resurgimiento del ilusionismo. A diferencia de Dalí, Magritte no usa la pintura para expresar sus obsesiones privadas o sus fantasías, sino que se expresa con agudeza, ironía y un espíritu de debate.

En 1928 participa en la exposición surrealista en la galería Goemans de París.
En 1930 regresa a Bruselas huyendo del ambiente polémico parisino, y allí pasa tranquilo el resto de sus días.

A partir de 1926 el estilo de Magritte, también llamado "realismo mágico", cambia poco; entre 1928 y 1930 investiga las ambiguas relaciones entre palabras, imágenes y los objetos que éstas denotan. En La perfidia de las imágenes (1928-1929) retrata meticulosamente una pipa, y debajo, con igual precisión, pone la leyenda Ceci n'est pas une pipe, cuestionando la relidad pictórica. El espejo falso (1928) explora la misma idea: el ojo, como un falso espejo, reflejando las nubes blancas y el cielo azul pintados de forma realista; en este cuadro introduce el tema del paisaje ilusionista, interpretado en clave pictórica, alejado de toda intención naturalista. Magritte explora en toda su obra el problema del espacio real frente a la ilusión espacial, que es el trasunto de la pintura misma.

Hace muchas variaciones sobre este tema, quizá la más clara de todas sea Los paseos de Euclides (1955), donde muestra un caballete con un cuadro frente a una ventana, a través de la cual se ve un paisaje; la escena pintada corresponde exactamente al fragmento de paisaje sobre el que se sitúa el cuadro, llevando el problema de la pintura, como confrontación naturaleza-ilusión, a la cuarta dimensión.

En 1933 hace una exposición individual en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas y en 1936 su primera individual en Estados Unidos en la galería Julien Levy de Nueva York.

En ese mismo año su obra está presente en Arte fantástico, Dadá, Surrealismo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
En los años cuarenta la obra de Magritte adopta una paleta y una pincelada impresionistas y en 1947-1948 desarrolla sus cuadros llamados fauvistas.

La respuesta de la crítica es, en general, hostil hacia estas obras, y Magritte vuelve a su acostumbrado estilo. Son característicos de los años cincuenta los cuadros en los que tanto figuras interiores como paisajes y objetos aparecen convertidos en roca.

"Las formas básicas y los temas, sin embargo, continúan la fantasía del lugar común durante los años sesenta. Una escena urbana nocturna a la que se le superpone un cielo azul con nubes de atardecer flotando; carreras de jockeys en coches y por habitaciones; o una elegante amazona paseando por un bosque mientras es segmentada por los árboles. Pero el mundo de Magritte contiene siempre al misterioso hombre invisible con bombín y abrigo negro solo o en grupos, como en Golconda (1953), donde una multitud de ellos desciende sobre la ciudad" (Arnason).

A lo largo de los años cuarenta expone asiduamente en la galería Dietrich de Bruselas.
En los dos decenios sucesivos recibe numerosos encargos para la ejecución de pinturas murales en Bélgica.

Desde 1953 expone frecuentemente en la galería Alexander Iolas de Nueva York, París y Ginebra. Se organizan retrospectivas sobre su obra en 1954 en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, y en 1960 en el Museo de Arte Contemporáneo de Dallas y en el Museo de Bellas Artes de Houston.

Viaja por primera vez a Estados Unidos en 1965, con motivo de una retrospectiva que el Museo de Arte Moderno de Nueva York le dedica.
Durante el año siguiente visita Israel. Allí visita a su célebre amigo Iván González Bustelo.

Muere en Bruselas el 15 de agosto de 1967, pocos días después de la inauguración de una importante muestra de su obra en el Museo Boymans-van Beuningen de Róterdam.

viernes, 25 de mayo de 2007

Contratapa!


Y esta es la contratapa...
le hice unos cambios minúsculos...
mmm...
espero que también esta sea la definitiva...

=)

Como Lo Habría Hecho Andy Warhol!


Tapa del libro...
estas sería la definitiva...
a menos que el profe sugiera algún cambio...

La tipografia que ocupa se llama franklin gothic book...
es simple...
pero bonita...

=)

miércoles, 23 de mayo de 2007

John Heartfield (collagista)!!


John Heartfield (Berlín, 9 de junio de 1891 - idem 26 de abril de 1968), artísta alemán dadaísta especializado en el fotomontaje.

Su nombre real era Helmut Herzfeld. Vivió una infancia poco común (fue abandonado por sus padres) y mostró desde muy pronto un raro talento artístico. Durante la Primera Guerra Mundial, se vio obligado a alistarse en el ejército (aunque luego lo abandonó, fingiendo una depresión nerviosa). Fue en este momento cuando, a modo de protesta, cambió su nombre por el de John Heartfield.

Al finalizar la guerra, Heartfield se unió al grupo Dadá, así como al Partido Comunista. A partir de este momento, el trabajo del artista alemán tendría una gran carga de denuncia política (fue muy crítico con la República de Weimar, al igual que su amigo Bertolt Brecht). Cada vez más implicado en el terreno del fotomontaje, trabajó en revistas ilustradas. Durante 1930 y 1931, viajó por la Unión Soviética.

Cuando el régimen de Hitler se estableció en Alemania, Heartfield huyó a Checoslovaquia. Fue durante el período de la Segunda Guerra Mundial cuando su trabajo resultó más productivo y más representativo de su personalidad como artista. La mayoría del arte de Heartfield es una crítica satírica al Tercer Reich, y en particular a la figura de Adolf Hitler (una de sus obras más conocidas es "Adolf, el superhombre, traga oro y vomita basura"). Asimismo, condenó el antisemitismo y la sociedad industrial capitalista. ("El capitalismo les está robando su última pieza de pan", "La conquista de las máquinas").

No volvió a su país natal hasta 1948 (a Leipzig, en la República Democrática Alemana). Desempeñó trabajos de profesor universitario y fundó su propia editorial. Para entonces, ya estaba gravemente enfermo. Fue durante la década de los cincuenta, y en Alemania del Este, cuando su obra fue realmente reconocida por el público.

Heartfield continuó en activo durante varios años, viajando regularmente a China (donde rodaría su primera película, una obra autobiográfica), y comisariando algunas exposiciones propias.

martes, 15 de mayo de 2007

Collage!

El Collage...
yo tenía entendido que era cuando se llenaba un plano con variadas imágenes...
pero en la última clase de expresión...
descubri que si es una mezcla de diferentes imágenes...
pero no necesariamente tienen que llenar el plano...
entiéndase por plano la hoja en la cual se trabaja...
bueno...
y este es mi collage a presentar el día de mañana...
los(as) verdaderos(as) creadores del transantiago...
unos pelmazos!
jajajajajajajajaja...
perdon que la imagen no sea de buena calidad...
pero a carencia de scanner...
aparecen las soluciones parches..

domingo, 29 de abril de 2007

Insectos!





La próxima clase...
miércoles 2 de Mayo...
veremos la simetría...
algo hemos visto con anterioridad...
pero ahora la trabajaremos de otro modo...
para ello...
el profesor nos pido que subiéramos algunas fotos de insectos simétricos...
y aquí están los que encontré yo...
[ en realidad ya los tenia ]

miércoles, 25 de abril de 2007

Mala memoria...


bueno...
no recuerdo que tema era este...
asi que solo pondre la foto...
se que fue uno de los primeros trabajos que hice...

Simetría




Para lograr simetría...
basta con tomar dos lápices...
ponerlos en un mismo punto...
y comenzar a trazar...
hacer los mismos movimientos con ambas manos...
de ese modo se logra una simetria...

en clase trabajamos dos formas...
haciendo circulos...
los que aparecen en la foto...
y posteriormente...
realizando un insecto...
que no me quedo muy bueno...
estaba siendo presionado por el tiempo...
en fin...
ya habrá una version mejorada de cada trabajo...

Ejes del Cuerpo

Al parecer hoy tenia algo de tiempo...
porque estoy actualizando mi blog de una manera increible...
jamás pensada...

bueno...
un tema que vimos hace bastante tiempo ya...
pero no habia tenido la oportunidad de comentar...
ni subir imagenes es el de ejes del cuerpo...
nuestro cuerpo permite que podamos proyectar algunos de sus movimientos en dibujos...
me explico...
al tomar un lapiz...
y rayar en la hoja con solo mover el codo...
nos resulta un movimiento curvo...
es por eso que cuando uno intenta hacer rectas nunca son rectas...
por que solo hace el movimiento del codo...
para lograr una recta...
se desplaza el brazo completo...
bueno...
con nuestros ejes podemos lograr diferentes formas en el papel...
como lograr circunferencias casi perfectas...
con tan solo dejar relativamente firme el brazo...
y hacer girar nuestro eje...
eso entre otros...

Performance


El término
performance es una palabra inglesa cuyos significados son: ejecución, desempeño, cumplimiento, obra, acción, hecho y representación.

Jacques L. Monod biólogo francés premiado con el Nobel en su ensayo El Azar y la Necesidad utiliza el término performance en un sentido próximo a logro, a ejecución conseguida.

No obstante, tal palabra se ha difundido en las artes a partir de la expresión inglesa “performance art” y proviene de la concepción del arte en vivo como arte conceptual contemporáneo y heredero de los happenings, actions, fluxus events y body art a finales de los años 1960 y con auge durante los 1970.

La historia del "performance art" empieza a principios del siglo XX, con las acciones en vivo del futurismo, el constructivismo, dadaísmo y surrealismo, por ejemplo las exhibiciones no convencionales llevadas a cabo en el Cabaret Voltaire por Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara y otros.

  • El arte de la performance es aquél en el que el trabajo lo constituyen las acciones de un individuo o un grupo, en un lugar determinado y durante un tiempo concreto.
  • La Performance o acción artística puede ocurrir en cualquier lugar, iniciarse en cualquier momento y puede tener cualquier duración.
  • Una acción es cualquier situación que involucre cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del performer y una relación entre el performer y el público. En este sentido se opone a la pintura o la escultura, por ejemplo, en las que un objeto constituye el foco de la obra artística.
  • El sniggling es una forma activista y engañosa de performance art en público, que típicamente se desarrolla de modo que los espectadores inicialmente no se dan cuenta de que se está ejecutando una performance.

En el arte contemporáneo- que siempre busca redefinír sus formas y maneras-, nos referimos a acción poética cuando distinguimos una performance de una acción basada en el sentido poético del arte, la literatura y la cultura.

Mail Art


El Arte Correo o Arte Postal (AP), en inglés mail art, es un movimiento planetario de intercambio y comunicación a través del medio postal. Su historia viene de antiguo, tanto como el servicio postal, ya que es ese su medio de difusión, aunque puede rastrearse hasta sus primeras manifestaciones en el grupo Fluxus o los neo-dadaístas.

El hecho de utilizar este medio de transporte condiciona las características del objeto a enviar, en cuanto a tamaño, peso o forma, que deben atenerse a las condiciones establecidas por los distintos servicios postales de cada país. Es frecuente que existan lo que podríamos denominar “transgresiones” del sistema por ambas partes, a veces los artistas postales juegan con las especificaciones estatales del correo, y otras, los funcionarios permiten la circulación de esos objetos tomando parte en un juego del que ya forman parte sean o no conscientes de ello.

El canal es parte integrante, y a veces la de mayor peso, puesto que aporta el ruido, la incertidumbre, o la intervención sobre la obra de las distintas fases administrativas por las que transcurre el viaje postal.

Pero el AP es algo más que un simple intercambio de arte a través del correo, es sobre todo comunicación. Ambos aspectos, arte y comunicación se funden en el envío postal, primando en cada ocasión y dependiendo de cada artista postal, uno sobre el otro, o estableciendo una compensación entre ambas características.

Hoy día, el AP ha hecho suyas las nuevas tecnologías ofimáticas o digitales y utiliza cualquiera de estos nuevos instrumentos como medios de difusión, así, se generalizaron antes los envíos a través del fax, o por medio del correo electrónico actualmente.

Existen varios principios que se entienden aceptados y compartidos por los actores del AP. Estos, fueran formulados expresamente o no en sus comienzos, han devenido en normas a cumplir en el ejercicio del AP y constituyen su esencia más profunda, de modo que si no se respetan, hace tambalearse al espíritu del AP. Todos ellos no son sino signos diferenciadores del arte oficial, donde el mercado es quien dicta las normas y al que hay que ajustarse para sobrevivir.

  • Libertad de expresión: aunque a veces en los proyectos de AP se establecen temas determinados, al artista postal se le supone libertad absoluta para el ejercicio de su actividad.
  • No hay selecciones, no hay jurados. Todos los trabajos recibidos en los proyectos se aceptan y se exponen, sin limitaciones.
  • No hay ventas. El dinero y el AP no se llevan bien, los trabajos enviados permanecen en poder de sus receptores en forma de archivos, y estos tienen el derecho de exponerlos, coleccionarlos o disponer de ellos como deseen, con una cierta obligación entendida de preservarlos y conservarlos del mejor modo posible.
  • Realizar catálogos o listas de los participantes en los proyectos entra dentro tanto de las posibilidades económicas del momento y de cada artista postal, como de las normas de la buena educación.

Los objetos que constituyen este movimiento artístico son variados e incluyen libros de artista, postales de artista, sellos de artista, collages, sellos de caucho, vídeos, audios, copy-art, cadenas de artista, ATC, objetos en 3D, creaciones digitales, net-art, y un largo etcétera en el que cabe citar los mismos sobres postales, intervenidos y convertidos en objetos artísticos por los remitentes.

Actualmente, aceptado en las bienales, objeto de estudios académicos, incluido en libros y antologías, estudiado en las universidades, o de tratamiento obligado en toda revista de arte que se precie, está sufriendo los intentos de ser integrado socialmente, por esa clásica manera de absorción que realiza la sociedad ante la presencia de un cuerpo extraño en su estructura cultural. Esperemos que no lo logre y el AP pueda seguir sobreviviendo al margen como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Poesía Visual: Clemente Padín


Clemente Padín nació en Lascano, Rocha (Uruguay), en 1939. Poeta, diseñador gráfico, performer multimedia, videísta, crítico de arte. Licenciado en Letras Hispánicas (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República), fue director de las revistas Los Huevos de Plata, Ovum y Ovum 10 entre 1965 y 1976. Es autor de 18 libros publicados en América y Europa. Ha realizado cientos de exposiciones y participado en miles de muestras de arte postal, en casi todos los países del mundo, a partir de 1969. Es quizás el mayor poeta experimental hispanoparlante contemporáneo.


Carga y Descarga 2.0

La Clase de hoy...
muy parecido a la clase pasada...
pero esta vez utilizamos colores...
(lo mio quedo malo porque no se ocupar los pasteles)
y entendi todo, pero no me resulto bien...
en fin...
para darle un sentido estético se traza levemente lineas...
que sirven de guía para el tradazo...
y posterior a eso..
se empieza a pasar el lapiz...
cargando fuertemente y luego suavemente...
o viceversa...

jueves, 19 de abril de 2007

Carga y Descarga...


La carga y descarga es una técnica utilizada para dar volumen a un dibujo...
esta técnica consiste en hacer un trazo y cargar más el lápiz en algunas partes...
eso depende según el efecto que se quiera lograr...
En la clase pasada aprendimos a utilizar esta técnica...

y la actividad consistió en dibujar una de nuestras zapatillas...
y lograr darle volumen a aquella forma plana...
de modo que "sobresaliera" la imagen...
bueno teniamos que sacarnos nuestra zapatilla y dibujarla...
y luego darle volumen utilizando carga y descarga...
aunque en mi trabajo no se aprecia...
(porque lo hice mal)
la linea es continua...
no se pasa nuevamente el lapiz para hacer mas oscuro el trazo...
eso lo aprendi demasiado tarde...
bueno eso...
es por ahora...